Slide

約客 | Eyes On

專訪張弘星

2013年底,在倫敦維多利亞及阿爾伯特博物館(V&A)舉辦了《公元700﹣1900中國畫名品展》。展覽展出了從唐代到清末跨越1200年時間的超過80件展品, 從世界各地博物館精選的中國畫精品打動了英國的觀眾們,  這也是半個多世紀以來在英國 第一次如此高水準的中國繪畫藝術展覽,  很多第一次接觸中國畫藝術的英國觀眾都對中國繪畫藝術表現出極大的興趣和由衷的讚歎。此次ART.ZIP雜誌特地專訪了展覽策展人張弘星博士,讓他給大家聊一聊展覽背後的故事。     ART.ZIP:張博士,您能不能簡要地介紹一下您是怎樣成為V&A的策展人的? 張:起源應該是93年到英國學習吧,在國內的時候我是在南京上的學,79年本科進南京師範大學學繪畫,後來到85年的時候在南京藝術學院讀研究生,讀的是藝術史和藝術理論。從小我就比較喜歡美術,同時也很喜歡理科,到考大學的時候其實兩個都在考。我一直對理論還有整個的文化研究興趣比較大。因為在師範院校,所以什麼都要接觸和涉獵,國畫、水粉、圖案裝飾、油畫啊什麼都做。上了本科以後讀到二年級快結束的時候, 我就覺得不太滿足於在課程裡面學的東西,所以我三、四年級基本上都是泡在圖書館裡面的,隨心所欲地看書。當時的讀書氣氛很好,早上八點都要在門口排隊進圖書館。後來讀研究生期間接觸了一些朋友,像在杭州範景中,比較談的來。當時我特別比較佩服範景中,因為他很早就抓住了貢布裏希(Ernst E. Gombrich)這樣經典藝術史家,抓住了藝術史學中最重要的東西。 在中國80年代,位於倫敦的瓦爾堡研究院(Aby Warburg)Warburg Institute還有考德爾學院(The Courtauld Institute of Art)開始被介紹到中國,當時朋友們很心儀這樣的藝術史學科的大本營。南藝研究生畢業以後我在藝術學院教了三年書。當時比較理想主義,覺得國內把中國藝術史僅看成鑑定或藝術欣賞,而不是一們人文科學, 因此比較鬱悶。 後來有了一個教育部資助出國做一年訪問學者的機會, 便選擇了來倫敦大學亞非學院(SOAS)。.本來的確是想開闊眼界,想改變做中國藝術史的方法才到了英國而不是美國。來了以後覺得挺好,瓦爾堡研究院就在亞非學院後面,就隔一個小花園。我覺得我自己是一直喜歡自學,喜歡讀亞非學院的書,但是我更喜歡到瓦爾堡去讀與中國藝術史無關的書。比如說它的圖片以及書目分類系統非常特別,我一直覺得很值得中國藝術史借鑑,但是國內到現在也沒有建立起這樣的藝術史傳統,大都是些藝術市場相關的鑑定方面的書籍, 很浮躁。 那麼我就是留下來在亞非學院讀學位,讀了大概5年吧。其實從個人興趣上來說,我一直是中國和西方的藝術都喜歡,但是考量自己現有的訓練, 覺得想要在藝術史領域站住腳的話, 還得做自己的文化。而且特別生活在異域,你更加要做自己的文化,這樣對你自身的生活,精神生活都有幫助,有一種歸屬感。讀書的時候覺得做文科難,做藝術史更加難。比較幸運,我的導師韋陀教授是非常英國紳士型的一位導師,他不管你去做什麼,但是他能夠潛移默化的引導你怎麼做一個好學者,有點像中國傳統的理想化的導師樣子。他要求你非常嚴謹,這是我從他那裡得到的一點,比如做目錄、做註釋、找證據,都非常非常嚴格,也許這就是英國哲學的經驗主義學術傳統,反正我覺得非常受用。後來在大學裡面教書,在愛丁堡大學教了4年的書,再後來轉到博物館,其實我並不在乎在哪個博物館工作。博物館和大學比,我更傾向於博物館的工作。大概從2000年開始我就有這樣一個想法: 作為一個外國人,在博物館這樣一個地方工作的話,你更加容易接觸這裡的社會,了解她,而且也更加直接地對她能夠產生影響。   ART.ZIP:那麼您可以給我們介紹一下這個展覽的起因和中間的過程嗎? 張:起因的話是覺得英國缺少對中國藝術的了解,這是在這裡的每個中國人都知道的常識, 但我的感受特別強烈。舉個例子,我們每個月的第一個星期二,來博物館的觀眾可以把家裡的藏品拿來給我們鑑定。每到那個下午,博物館總是充滿了拎著包包的人,包裡面什麼都有,各種各樣的,博物館各個部門都參與,諮詢室內外人們排隊起一個個長隊,我就是負責看中國書畫方面的。因為基本看不到什麼好的東西,而且大部份英國人拿來的他們覺得好看的中國書畫都根本不是那麼回事。 太多水平不高的中國書畫給他們形成了對中國藝術一種刻板的印象,結果是中國書畫完全不受重視, 這讓我很沮喪。 時間一長,我心裡就有這樣一個慾望,要做一個名品展,做一個讓西方觀眾看到我們中華書畫藝術傳統的展覽,揭示出那些有全人類共享價值的東西。我是覺得只要是好的東西,馬上你就會很投入。所以我在挑選以及考慮展品陳列的時候這是第一大原則,一件作品從視覺是不是能打動你,是不是能讓你感動。這是從我自己的平常生活中引出的要做這個展覽的起因。那麼一個機緣是我這個想法得到了前任館長和現任館長的支持,特別在前任館長在的時候,他去過上海博物館。我們都認為上海博物館的繪畫館是全世界最好的,無論是學術研究, 展品質量 還是陳列方式,都有考究。我們的展覽必須要達到同樣的水準。 近幾年在英國,你知道在整個歐洲,關於中國當代藝術曝光的很多,大家都知道艾未未,知道徐冰,蔡國強, 薩奇畫廊(Saatchi Gallery)、 在泰特美術館(Tate)、在海沃德畫廊(Hayward)、我們這裡都做過。我想應該現在需要的是個歷史的維度來看待中國的當代藝術。其實我覺得當代藝術家裡面有很多在藝術質量上和一些歷史上大師相比的話,遠遠不夠。不管藝術家本人,還是觀眾都應該把當代藝術放到一個大的歷史脈絡裡面去看去評價,才會比較準確一些。   ART.ZIP:當初和亞非學院一個博士生導師交談時他表示,他不太認為有中國當代藝術這個東西,他只承認有“當代藝術”,因為這個詞像“民主”一樣,它的內涵在全世界應該是統一的,你不能有一個東西是特殊出來的一個地域性的“當代藝術”。而且中國當代藝術中很多的概念和內容是嫁接的,就是直接把西方拿來用,這樣的話和我們中國本土的精神和文化傳承沒有一個融合和銜接。 張:完全同意,做這樣一個展覽,也同樣需要考量如何與在地文化歷史銜接. 你看它的規模,跨度從公元七百年一直到一九零零年的事。這和一般漢學家去做的展覽選題不一樣,和大都會博物館做的不一樣,那是因為本地的實際情況。在美國有很專業的中國畫收藏,有眾多的專家、收藏家,所以可以做很專門的展覽。而且美國絕大多數博物館是私立的,展覽的社會責任問題沒有歐洲這樣強調。在英國博物館是公立的,這裡是講服務社會, 這是十八世紀啟蒙運動以來的一種文化,一個傳統,博物館是用的全社會納稅人的錢,那麼你要做的東西必須要對社會有益。從這樣一個大的方面考慮,所以我覺得應該做一個通史,而不是說做我個人的學術興趣。   ART.ZIP:很多人比較喜歡宋朝,但你的時間點剛好卡在唐朝到清末,就是中國文人傳統的成形到衰落的一個過程,你會想要展示這個過程嗎? 張:在這裡我沒有把我自己的價值判斷放進去,因為想要和價值要拉開一些距離。這樣一個展覽裡面,就是比較客觀的描述,特別是針對第一次接觸中國繪畫藝術的西方人,主要講不同時期的審美變化,藝術家追求的變化。我強調的是變化,不強調哪個是高峰哪個是低谷。當然我是非常同意高居翰先生的,很多年前他就說明清是文人畫衰落的時期,我南藝時期的同學李小山二十幾歲的時候也發過一篇文章叫《中國畫窮途末路》,其實我們都有這樣的感覺。 的確是宋元是高峰,到明清是不斷的嫁接,不斷的用以前人的一些方式然後把它嫁接、把它綜合。但這個展覽裡面不討論文人精神是否衰落這個問題,因為那是一個中國內部特別關心的問題。這個展覽主要想和在西方這個語境裡面強調的敘事模式唱個反調,特別是漢學家做的一些東西。他們是隔岸看中國,特別強調中國傳統的傳承。董其昌被推的很高,清初四王也是這樣。結果中國古代繪畫史變成千人一面, 一成不變的歷史。那麼這個展覽不是這樣,我特別強調的是中國繪畫傳統裡面的變化(不一定是發展),這個變化是主要的。   ART.ZIP:這種變化以及是什麼導致了這種變化,在展覽裡面是怎麼體現的呢? 張:這個描述多解釋少。但是我是想從藝術家自身問題的變化,以及材料、技術、工藝這些方面的變化來看。另外是社會的因素,比如說從唐代仕人集團到宋代文人集團的轉變,是一個重要起因吧。這個展覽當然是一個間接的去講社會因素, 更多講技術史的變化. 比如在唐代用工筆這種技術手段,到宋代基本是水墨,就像黑白照片和彩色照片那樣區別,那麼怎麼會有水墨之變呢,我的解釋是因為有文人,因為科舉制開始了,文人受重視,墨的使用跟著被普及。

The End of Everything

Lines, Curated by Rodrigo Moura Hauser and Wirth, Zurich, 22 March – 31 May 2014   The End of Everything    Hauser and Wirth’s Zurich show is a positively intellectual body of non-works that appear to want to disappear from view. Beneath the curved steel ribs that elevate up and into the ceiling, and the

Ancient Lives, New Discoveries
古代生活的新發現

22 May – 30 November 2014 Room 5 Major new exhibition reveals new discoveries about ancient lives in Egypt and Sudan. The British Museum has always sought new ways to explore its collection, using the latest scientific techniques to shed new light on ancient cultures. This May new research on one of the most-popular areas

“Yellow Face”
《黄脸孔》

作者:沈心懿 日前,话剧《黄脸孔》(“Yellow Face”)正在伦敦国家剧院上演。 该剧作者为知名剧作家、美籍华人黄哲伦(David Henry Hwang)。前几日的观众也许会发现黄哲伦就坐在前排观众席上和大家一起观看演出。 纽约客杂志评价黄哲伦为 “美国最成功的美籍华人剧作家”,  黄哲伦出生于美国加州洛杉矶,  就读于史丹佛大学英语文学系及耶鲁大学戏剧系。最知名著作《蝴蝶君》(“M. Butterfly”)曾获托尼奖最佳戏剧奖,在三十多个国家巡演,包括伦敦西区,更被改编为电影搬上银幕。他的作品以特殊的视角关注华人问题,往往带有深刻的社会意义,受到广泛关注。 《黄脸孔》是他继《蝴蝶君》之后重返公众视野的一部成功作品。该剧围绕作者的另一部在百老汇的失败作品《面值》(“Face Value”)展开。黄哲伦针对当时《西贡小姐》颇具争议的选角Jonathan Pryce创作了《面值》,在早九十年代于百老汇上演,但是仅仅经过预演就不得不叫停,给黄哲伦及他的制作人Stuart Ostrow带来了巨额损失。经过此事,黄于2007年根据这段经历创作了半自传式的《黄脸孔》,并将作者本人带入剧作,时而以主观视角融入故事进展,时而跳出故事,以客观视角观察,完整而理性在现实与故事中穿梭,深刻剖析了族裔问题,“种族”真正意味着什么,政治与传媒在其中扮演的角色,美国文化对它的影响,以及自我身份认同的问题。 《黄脸孔》最初于2007年在美国洛杉矶Mark Taper Forum首演,后移到小剧场Joseph Papp Public Theatre, 获得了Obie剧作奖[1],并为黄哲伦拿到了第三次普利策戏剧奖提名。他表示,在美国社会对于华裔的误解有着许多不同的层面,从表面来看有语言差异,但是背后则有很多文化假想的差异,例如在他的戏剧《中式英语》中,中西方对于婚姻的解读也十分不同。他创作了大量跨文化沟通、东西文化交流题材的作品,《铁轨之舞》、《刚下船》与《家庭挚爱》则是他关于美国华人移民故事的“美华三部曲”。 《黄脸孔》主题严肃,剧情编排紧凑,但是制作十分有创意,对白幽默,不少对《西贡小姐》的调侃机智而不失风度,观众也常常在黄对《面值》的自嘲中会心大笑。这次在国家剧院的重演仍旧特邀英国知名演员叶西园(David Yip)饰演剧中黄哲伦角色的父亲。叶西园是英国最早打入主流电视担任男主角的华人演员,代表作有007和夺宝奇兵系列。他曾和BCTV成员及媒体分享过影视从业心得,并鼓励年轻华人多多尝试,不要埋没自己的才华,同时也可通过表演艺术为华人发出声音。剧中黄哲伦的扮演者沈立宁(Kevin Shen)在西区还参演过“Chimerica”,同时,他也是剧团的创办人,和黄哲伦是斯坦福校友。他在获得美国斯坦福大学计算机系统工程学士学位和社会学硕士学位后,还曾就读沃顿商学院的工商管理硕士,有感于华裔演员在海外缺乏演出机会,决定利用自己的社会学才华和商管知识开办剧团,希望增加华裔演员在西方的演出机会,打开新的戏剧市场。他。另外,《黄脸孔》女主角由陈静(Gemma Chen)扮演,这位牛津大学的毕业生特别鼓励时下年轻人肯定自己的才华并勇于施展。 《黄脸孔》在英国国家剧院的演出排到5月24日,票价分别为12镑和20镑。其中5月17日的晚场会提供字幕,5月24日的下午场会有声音描绘服务(audio described performance)。

06 Stop. Local Memory
老杭州情懷

不知不覺回到杭州已十餘天,當初拍著胸脯誇耀杭州有多好,如今怕是只剩下霧霾和遊客的包圍。 但是杭州始終還是美的,本想好好介紹我眼中的“靜、逸、樸”, 但是估摸著大多人應該對我這個2b青年的文藝路線不怎麼感冒, 所以我還是決定用最近的見聞來說一說杭州的人文情懷和藝術味兒。   某天受邀去晚餐: “哪裡?” “就是西湖邊上的大韓民國臨時政府舊址” “?!!!”   這是一處老宅邸,脫胎于中國傳統的四合院,它是用傳統木結構加磚牆承重建造的住宅,並且外門選用石料作門框,故稱“石庫門”,湖邊邨酒店就在這扇民國風味的石庫門內孕育而生⋯⋯   老闆也姓劉,尊稱劉老板,是位狂熱藝術愛好者。和他歡愉的介紹完我們雜誌後,他話匣子就開了: “有興趣研究藝術酒店麼?” “聽說過羅萊夏朵(RELAIS&CHATEAUX)麼?” “來,給你看看陸放老師的版畫集還有這裡掛著的真品” “還有著一整排琉璃” “⋯⋯”   臨別時, “哎,我想過把策展人的癮,將陸放老師的畫介紹到海外,可惜太忙” “他太忙?”我問 “他不忙,我忙”偷笑 “!!!”   目前湖邊邨酒店(Chaptel Hotel)是唯一一所羅萊夏朵集團推薦的杭州住所,在我的經歷裏能與它所能媲美的應該只有安縵法雲酒店了吧,也是個家鄉情懷分外濃的地方,只是缺少了湖邊邨那般的藝術味兒。                   

The Grand Budapest Hotel

      鬼才導演魏斯安德森(Wes Anderson)的最新力作 <The Grand Budapest Hotel 歡迎來到布達佩斯大飯店>,除了在柏林影展擔任開幕片獲得好評之外, 世界票房也開出好成績。        從劇照、預告就可以看得出來,整個電影強烈的繽紛奇幻感, 精心製作的美術和眾多大卡司集結; 導演魏斯安德森以輕鬆幽默, 不落俗套的方式討論人與外界的矛盾衝突, 更講出了一套”故事裡的故事”,以及主角和配角之間發展的華麗冒險。 故事發生在二次世界大戰後的匈牙利,布達佩斯大飯店是政商名流、上流社會都爭相入住, 長袖善舞又會察言觀色的總管古斯塔夫有天突然介入了名門望族之間,龐大財產的爭奪戰,從此陷入人生危機,展開場人生冒險歷程,所有的事件和角色都有連帶的影響關係。 導演魏斯安德森從處女長片Bottle Rocket就一鳴驚人, 近幾年的Fantastic Mr. Fox和Moonrise Kingdom都是有著相仿的命題,談論家族/個體,與外界的格格不入所發生的衝突。他的電影非常有個性,對建築和視覺藝術有點涉獵的他,反覆地與團隊討論修改此片,那華麗又壯觀的飯店外觀,已精確的手稿繪圖、建築模型打造出他想像中的夢幻大飯店。      比較想特別提出的是這位鬼才導演的黃金比例強迫症,他對影像的”中心對稱比例”原則愛到無可救藥,從他的電影中、甚至動畫Fantastic Mr. Fox都可以看出端倪,但他自己反而沒有發現,也或許是他的堅持才能帶給觀眾,這種目眩神迷的感官享受吧。   http://vimeo.com/89302848 本片卡司也是相當夢幻,由雷斯范恩斯(Ralph Fiennes)和新生代女星希爾莎羅南(Saoirse Ronan)一同主演,並集結了裘德洛(Jude Law)、愛德華諾頓(Edward Norton)、安卓亞布洛迪(Adrien Brody)、蒂坦史雲頓(Tilda Swinton)、威廉達佛(Willem Dafoe)、蕾亞瑟杜(Lea Seydoux)和固定班底傑森舒茲曼(Jason Schwartzman)、比爾莫瑞(Bill Murray)及歐文威爾森(Owen Wilson)等眾多好萊塢巨星,大家的裝扮都極具特色,非常有趣。

Wedding Dresses 1775-2014
婚紗禮服1775─2014

3 May 2014 – 15 March 2015 ,2014 The V&A’s spring 2014 exhibition will trace the development of the fashionable white wedding dressand its interpretation by leading couturiers and designers, offering a panorama of fashion over the last two centuries. Wedding Dresses 1775-2014 will feature over 80 of the most romantic, glamorous and extravagant wedding

The Chronic Life
漫长生活

你可能不知道Odin是誰,可是你一定知道雷神Thor,好吧,Odin就是Thor他爹地。以這樣一個大仙為名,歐丁劇場(Odin teatret)註定是個神話。 早在1961年,一位意大利熱血少年Eugenio Barba帶著對於社會主義的暢想,告別華麗矯情奢華萎靡的傳統意大利劇場, 來到苦大仇深的波蘭,試圖追尋最樸素的戲劇概念。可惜現實是無情的,由於作品太過赤裸裸的憤青, Barba被當局驅逐出了波蘭。遊蕩到挪威,希望能夠立足,卻苦於身為外國人無法被接納。於是借這位北歐神話大仙之名,歐丁劇場創立,籠絡被排擠在傳統戲劇學校外的年輕人,嘗試創造一個戲劇人的烏托邦。不久之後,在一次巡演丹麥途中,這群神奇的年輕人被當地小鎮Holstebro的居民熱情挽留,於是從此駐紮,一停就是半個世紀。歐丁劇場從此也就開始了他們桃花源一般的訓練並培訓出一群神一般的演員。我覺得大家可以閉眼回憶一下《功夫熊貓》大概聯想一下我的意思。 不管你相不相信,在幾十年世界巡演的旅程裏,歐丁第一次來到倫敦演出。說到這句話時,特別讓人憋屈。從來都是被稱為世界戲劇聖地的倫敦,在某種程度上是多麽的保守和狹隘。而且演出的劇場並不十分合適,委屈在了一個舞蹈專門劇場的studio。不過連同此次來訪,歐丁為倫敦大學戲劇與演講學院的學生們帶來了近一個禮拜的工作坊,大師班和講座,非常務實。在春假的尾巴裏,為那些還有些迷糊的年輕人醍醐灌頂。 此次演出的《漫長生活》(The Chronic Life)是歐丁最新的一部作品,用豐富而出人意料的舞臺語言創造了一個寓言般離奇的世界。2031年的歐洲,第三次內戰剛剛結束,巴斯克長官的遺孀、羅馬尼亞的家庭主婦、丹麥律師、法羅群島的樂手、意大利的街頭藝人,人人有著不同的經歷和夢想,但是他們卻一致地勸說一位尋找父親的哥倫比亞男孩放棄尋找……然而孩子最終發現了通往真相的大門,這種痛苦的牢記拯救了所以試圖忘記的人們。相信我,我不知道我在說什麽,即使看完了,我還是不知道我說的是不是對勁。可是,在一個表演撐滿的舞臺上,故事有那麽重要嗎?我們看到那些有著漫畫色彩的人物們,穿梭在紙牌、硬幣、棺材、屠宰鉤、冰塊、蠟燭、樂器鋪灑開來的舞臺上;看到每一個人身上濃郁而噴薄,渾然天成的表演;我只能用“滿漢全席”之類的名詞進行類比。 在談到演員表演技巧的訓練時,歐丁成員Roberta Carreri說: “表演技巧是冰冷的、堅硬的、不美麗的。只有在下雪的時候,覆蓋在這上面的雪才是晶瑩柔軟和閃亮的。在我們登臺表演的時候,就是下雪的時候。” 於是我相信,這個春天的末尾,倫敦下起了雪。

Wallace Collection
華萊士珍藏館

華萊士珍藏館坐落於倫敦Manchester Square上的Hertford House,毗鄰牛津街,是倫敦最為精致的美術館之一,藏品囊括了15世紀至19世紀的繪畫及裝飾藝術。其中最為精彩的部分是17世紀荷蘭藝術以及18世紀法國洛可可藝術。荷蘭畫家佛朗斯·哈爾斯(Frans Hals)的《微笑騎士》(The Laughing Cavalier),倫勃朗為兒子泰特斯(Titus)繪制的肖像畫,法國畫家普桑的《隨著時間之神的音樂起舞》(A Dance to the Music of Time),弗拉戈納爾 (Fragonard)的《秋千》(The Swing)都是藝術史上的經典之作。另外館藏的家具、瓷器和軍械盔甲也是舉世聞名。   這些藝術品本是華萊士家族的收藏,由家族的五代人在1760年間至1880年間收集。19世紀末期,赫特福德侯爵四世將這一收藏傳給了他的私生子理查德•華萊士爵士,而華萊士聲稱直至赫特福德侯爵四世去世之後才知曉自己的身世。其後華萊士爵士的遺孀將這個收藏捐獻給了國家。1900年華萊士珍藏館首次面向公眾開放。而華萊士家族提出的捐贈條件之一就是任何藏品不得外借!所以大家只有親自前往美術館才能一睹這些傑作的風采。 藏品精選:弗拉戈納爾,《秋千》 弗拉戈納爾是法國洛可可時期最後一位重要畫家。他的筆觸細膩繁復,色彩優美,畫作主題多表現法國貴族奢華享樂的生活,其中流露著親密而隱晦的色情意味。 《秋千》創作於1766年,是弗拉戈納爾最著名的代表作。作品描繪了一對貴族情人在蔥郁的樹林中嬉戲。這其實是一幅非典型的肖像畫,相傳作品中的男女主人公是聖朱利安男爵及其情婦。年輕貌美的貴婦人正蕩著秋千,表情充滿挑逗,她故意把一只鞋踢入樹叢中,引得男子滿地尋找。男子所在的位置正好可以看見女子的大腿根部。畫家對周邊景致的描繪充滿著夢幻色彩,女主人公的衣著也極為華美。整個畫面洋溢著濃重的奢靡和情欲氣息,迎合了當時路易王朝貴族的口味。

05 Stop. Runaway Bride? No Way!

闺蜜婚礼将至,大量功课自然少不了。我的第一要务就是替她挑选出一套完美嫁衣。   古典——前輩Helen Rose,她曾為Grace Kelly公主與Elizabeth Taylor縫嫁衣裳 奢華——當下名援最追捧的Marchesa品牌,由Georgina Chapman和Keren Craig聯手打造 簡潔——人人熟知的婚紗女王Vera Wang 但如果认为婚礼就是一对新人简单的走过场:宣读誓词,交换戒指,最后拥吻,那一定是还没有从梦里醒来。不久前,有人列出一张婚礼筹备清单,大大小小200多项,有这么多件琐事缠身,准新娘们应该个个都想逃离这个梦靥吧。针对于此,艺术家Lukka Sigurdardottir特意為男士們奉上一款婚紗“不把它吃完看你怎麼跑! ” 说到设计,她是有考虑到每一对新人的礼服都不会再有二次利用的价值(租借除外),这款婚纱除了能节省大比的开销外还能省去大把定制礼服与蛋糕的时间。 综上所述,由于闺蜜属于超级选择恐惧症兼易于上火体质,与其让她完成恐怖的婚礼筹备,还不如……给她堆块奶油蛋糕裙直接推进礼堂得了。   柯淇雯 Qiwen Ke

Slipstream by Richard Wilson RA
at Heathrow Terminal 2
希斯羅第二航站樓藝術委託作品:
理查德·威爾遜《尾流》

Slipstream Trailer from Tommy on Vimeo. 今天參加了一個很特別的藝術作品發佈會,第一個需要帶護照參加的藝術現場。今年6月4日,希斯羅第二航站樓“女王航站樓”正式整修完畢對外開放, 其中最引人注目的就是在旅客大廳當中的巨大雕塑作品 -《尾流》。這件被扭曲的77噸重,長78米的鋁皮作品模擬了飛機在飛行中劃過的氣流的形狀, 感覺和杜尚(Duchamp)《下樓梯的裸女(Nude Descending a Staircase)》還有翁貝托·薄邱尼(Umberto Boccioni)的《空間中獨特的連續性形態(Unique Forms of Continuity in Space)》有異曲同工之妙。理查德·威爾遜可謂是英國重要的當代藝術家,他在利物浦創作的《翻天覆地(Turning the Place Over)》在英國可謂是婦孺皆知,他把一整棟建築切割出一個圓形部分扭曲拼合,創造了如盜夢空間一般的視覺效果,整棟大樓變成了一件裝置做品。圍繞著《尾流》整件作品從創意到成型的4年間,有太多的故事可以說,從想法的成型,到紅牛特技飛行隊的實施,直到解決各種技術環節達成最後的作品呈現,可以說這是一個如同紀念碑一樣的作品,承載了當代藝術的最終夢想──激發人們創造的慾望與集體的狂歡。   發佈會上發言的人很多,藝術家Richard Wilson RA,建築設計師Luis Vidal,星空聯盟CEO Mark Schwab,希斯羅發展部主任John Holland-Kaye,英國文化委員會執行官Sandie Dawe,英格蘭藝術委員會Peter Bazalgette爵士,悉數到場,從各個方面介紹了新航站樓的情況,上百家媒體也很活躍,提出了很多尖銳的問題,比如對第四代航站樓的理念和安檢之間的關係的質疑,以及公共藝術和空間對公眾的影響等問題。一上午的發佈會更像是一個聽證會,了解到了很多冷知識,比如從1﹣4代航站樓的設計異同,比如教堂和機場之間的類比,比如機場施工規格的各種參數等等。結束了發佈會,我們參觀了還沒竣工的航站樓,也是經歷了我人生中最為嚴格的安全檢查,個人感覺這個航站樓設計的很人性化,功能性很強,而且自然採光非常好,讓人很舒服從,體驗上來說我覺得比第三航站樓強不少。

生日快乐,莎士比亚

今年是莎士比亚450周年的诞辰纪念日,热情的莎粉们将会怎样和莎翁一起庆祝呢? 4月21日,将在伦敦莎士比亚寰球剧场举行半天的免费开放日。尤其针对幼儿和青少年, 这将是一个不可多得的教育启蒙机会。莎士比亚是英国人的骄傲, 但很多青少年只在书本上看到过莎士比亚,这些长篇大论的文字很容易令人错过其真正内涵,以至于令孩子们失去从莎翁剧作中获取创造力的机会。借助这一特殊时刻,这些活动为孩子们提供了重新认识莎士比亚及其作品的机会。现场将有很多参与性的活动,但是最吸引人的将是免费参观平日价值13.5镑的莎士比亚展览。平日5镑的演出站票业凑份子地定为450便士。 随后的4月23日,又一项活动将展开,那就是前所未有的《哈姆雷特》全球巡演。为期两年的巡演将到访世界上所有国家!交通工具包括飞机,火车,轮船,汽车,翻越七大洲,在各种独特的环境和剧场下演出同一出两小时四十分钟的经典作品。这实在是奉献给莎翁的一份厚礼。继2012年奥运会“37种语言,37出莎士比亚”的世界性艺术节,莎士比亚寰球剧场放眼世界,通过全球人民对于这位英国大文豪的热爱传承英国文学与剧场文化。这样的壮举实属罕见。 在欧洲和北美的一些国家,人们对于莎士比亚的《哈姆雷特》都非常熟悉,但是在世界上的有些国家,了解《哈姆雷特》的并不多,因此这一次的巡演,将有机会看到不同观众的反馈。 《哈姆雷特》这个剧本本身也和巡游有着渊源,早在1608年,剧本写成五年之后,作品就曾在“红龙号”轮船上演出,并在接下来的十年之后在北欧各国巡演。这种挣脱地域限制的风格一向是莎士比亚作品的一种精神。这部作品由现任艺术总监 DOMINIC DROMGOOLE亲手操刀,演员也是精中选精。相信这一次的全球巡演将是世界舞台史上浓重的一笔。 SHAKESPEARESGLOBE.COM 除了伦敦,远在威尔士也将有很有趣的活动进行。那就是户外的迷你“寰球剧场”。树木被细心地修建种植成环形,从四月到九月,这里都将举办有关莎士比亚的演出,工作坊,展览等活动。 SHAKESPEARELINK.CO.UK/WILLOW-GLOBE/ 在莎士比亚的故乡,皇家莎士比亚剧院将在周末举行全天的庆典,并在夜间燃放烟火。剧场也将成为节日的殿堂,各种娱乐活动和演出同时进行。 RSC.ORG.UK 回到伦敦,V&A博物馆也会推出全天的莎士比亚日。活动更偏向学术和文学性的话题。 VAM.AC.UK/SHAKESPEARE 在中国,也将同时举行系列致敬莎翁的纪念活动。由英国皇家莎士比亚剧团与苏格兰国家剧院联合制作的《麦克白后传》将于4月22至23日开启此次系列演出的序幕。被誉为当今英国剧坛“最著名、最有趣的剧作家之一”的大卫·格里格所续写的《麦克白后传》并非原作故事简单的延续,而是以当代人的视角穿越至历史深处,以理解、探索与同情的目光,审视祖先的选择。5月8至11日登场的林兆华作品《大将军寇流兰》在去年亮相爱丁堡国际艺术节之后也重返祖国与观众们再次见面。 身在伦敦的朋友们,不要错过这个机会,加入到这个特殊的生日派对吧!

04 Stop. Hunting for the Big Egg

繼上週董小姐發佈的《哎呀媽呀,她咋是只雞 ?! 》之後,伴隨復活節的傳統,紐約客們正如火如荼地加入到“找蛋”的行列中。 從2012年開始,“the Faberge Big Egg Hunt”就被列為復活節最值得期待的事項之一。與早前愚人節Google Map線上活動“捕獲神奇寶貝”相比,在大都市里實戰顯然有意思多了,尤其是尋找當下最牛的藝術家,設計師和名人們“產物”!同時,這也是個慈善義賣活動,大眾可以自由地在官網上競標自己的心頭好。而在另一方面,藝術家們的身價與地位也被赤裸裸的暴露,這算是無形的壓力吧。 只可惜今年 “the Faberge Big Egg Hunt”的地點被更換到紐約,身處倫敦的小夥伴們都無緣成為“找蛋”一員,唯有在線上一飽眼福,網址是http://thebigegghunt.org/ 或者參與以下彩蛋配對遊戲,只要你對自己的藝術知識儲備和鑑賞力有充分的自信: 1.傑夫·昆斯(Jeffrey Koons)藝術家,代表作氣球狗(Balloon Dog)用不銹鋼材質表現氣球 2.扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)建築師,普利茲克和斯特林大獎得主,代表作21世紀藝術國家博物館(National Museum of the 21st Century Arts),風格是新未來主義 3.翠西·艾敏(Tracey Emin),YBA-Young British Artists英國青年藝術家之一,代表作1963﹣1995年期間每個在我床上和我睡過的人(Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995,My Bed),風格是作品即時性,材料開放性,刺激大眾感官。 4.拉爾夫·勞倫(Ralph Lauran)時裝設計師,以Polo為商標,經典款網格短袖襯衫 5.馬克·奎安(Marc Quinn),YBA-Young British Artists英國青年藝術家之一,代表作雕塑怀孕的艾莉森·拉帕(Alison Lapper Pregnant),用材廣泛,有大理石,血液,冰等 6.本傑明·閃耀(Benjamin Shine),時裝與產品設計師,紅點設計大獎得主,善用跨領域結合方法 7.威爾士親王與康沃公爵夫人的贈送的經典人物形象 8.瑪麗·馬丁利(Mary Mattingly)視覺藝術家,探討家居,旅遊,繪圖和人的關係,代表作可穿戴的家園“Wearable Homes” 9.克裡斯·卡納布奇(Chris Carnabuci)與CA/CHE工作室合作,數控方法  

London Based Movies

<哈利波特與混血王子>開場就把倫敦千禧橋毀滅的場景,想必大家應該都不陌生吧。 其實英國的電影除了大家耳熟能想的哈利波特、007以外, 今天想跟大家聊聊的是”倫敦特輯”。 有很多知名的電影,故事雖不以倫敦為主題,但是街景場景都是在倫敦拍攝, 大笨鐘、國會大夏等有名的景點都入鏡了。 (Love Actually) 以聖誕節為主題的Love Actually,以倫敦為背景,幾個不同的故事,不同的故事主角之間發生的愛情故事,你很難不發現出現在背景的倫敦場景。 我最喜歡的故事是照片中的男生,一直默默地暗戀好友的老婆,直到聖誕節,他和他坦誠了以後,在離去後說了一句: enough. 那一幕的場景實在忘不掉。 (28 days later) 我不看恐怖片,尤其是吃人殭屍片更不能接受。但是恐怖片<28 days later>,除了是我很喜歡的男主角Cillian Murphy以外,背景音樂的搭配也讓觀眾完全地跟著他進入讓人感到恐怖又詭譎的劇情。男主角某日在病床上醒來以後,發現整個街道只剩他一人,前十五分鐘,幾乎就是跟著他走過一個又一個空無一人的倫敦街道,而劇組也真正地在這些地方實地取景,而非另外搭場。倫敦在變廢區,空無一人之下,冷靜中帶點陰森的詭譎感。 (Notting Hill) 真的太難想像,這部片子居然已經十年了。Notting Hill是部愛情劇,雖然不是典型的的愛情故事結局,Hugh Grants和Julia Roberts之間也沒有激起太大的化學作用,但這故事的主要發展背景是在令人喜愛又可愛的諾丁山丘。裡面的書店也一度造成觀光客拜訪的景點之一,不過也因為這部片聲名大噪,帶來了許多影迷的朝聖拜訪,造成該區住戶的譴責,他們認為這些商業觀光效應完全破壞了原有的寧靜和單純。 (Bridget Jones’s Diary) BJ單身日記, 並不是一部按照正常愛情喜劇公式走的故事,女主角Rene Zellweger肉肉裝扮也不性感的上班族,和Hugh Grants飾演的花心男人,操著濃厚的英國腔,以倫敦上班族為故事背景的喜劇,雖算不是商業大片,但也是賣座的輕鬆小品。 (Closer) Closer是部以成人為主提的的故事。4人之間的不正常的性關係發揮出對一個灰色的,沉悶的背景下,是倫敦。倫敦在這部片子當中,是種象徵,是個符號,存在整部電影當中,也是唯一一個沒有比開始時更糟糕的字符。很多人不喜歡這部片深度討論的成人主題,但我覺得演員們扭曲的心靈和肉體遊戲之間的衝突矛盾,演得很精彩。

Chris Marker
克利斯·馬克爾

16 April – 22 June 2014, Galleries 1, 8 & Victor Petitgas Gallery (Gallery 9) 今天在倫敦白教堂畫廊開幕了法國藝術家《克利斯·馬克爾》的回顧展, 對這個藝術家我真是知之甚少, 直到來到展廳看了他的作品才覺得他很了不起。試想一下你看到一個1921年降生的人(比我去世的爺爺還年長一歲), 在50年的藝術生涯之中製作的各種藝術嘗試,比如看到他76歲時候用電腦製作的關於記憶和博物館主題的多媒體作品(1997),2005年他去世前6年(85歲)時候做的影像裝置作品。。。他不懈探索和驚人的充沛精力讓人感嘆。還沒完,這位藝術家同時還是一位作家,攝影師,電影製作人,畫家。。。。展覽也展出了他寫的書和很多影像作品。其中的一件作品用看照片講故事的方式展現了2戰役后法國人的面貌,生活和周遭的點點滴滴,藝術家平和的聲音配合大量的紀實圖片為我們呈現了一個真實而且鮮活的戰後法國,沒有煽情,也沒有說教,在淡淡的哀傷之中又帶著令人喜悅的希望和憧憬。 馬克爾一直關注著人們的生活,雖然作品記錄了大量的政治事件和社會問題,但他的出發點永遠是那裡生活的人,人們渴望生活,更安全和更少憂愁的生活,世界各地皆是如此,除此之外其他好像並不重要。 另外兩件很意外的收穫,作品里一件作品是用80年代後期生產的Apple IIGS電腦展示的,這算是古董級電腦了吧,而且還能正常運轉,是一個類似photoshop爺爺級別的繪圖軟件,上手操作了一下感覺好神奇啊!另外一個是見到了BBC主播,年輕的藝術評論人Alastair Sooke,經常在電視上看到他,這次在白教堂見到覺得真人還是很友好,我們已經約了他給我們寫專題啦,很期待啊!   The Whitechapel Gallery presents the first UK retrospective of visionary French filmmaker, photographer, writer and multimedia artist Chris Marker (1921 – 2012). Marker is widely acknowledged as the finest exponent of

Richard Mosse – The Enclave
理查德•莫斯 – 《孤域》

— 4th April-26th April The Vinyl Factory Space  理查德·莫斯近三年在刚果民主共和国的创作,最后集结成了去年威尼斯双年展代表爱尔兰国家馆参展的视频装置 –  《孤域》 The Enclave,艺术家被刚果东部连绵不断的战争状态所吸引,刚果酷而复杂的战争却又鲜为外人所知。艺术家想通过这部影片去探讨艺术和摄影这两个媒介,对于不可言喻的社会现实的传达能力。   莫斯前往刚果最深处,去拍摄一些不能被常人所记录到的生存状态。主题以平常的民族志式的角度,记录着生老病死和日常的生活与冲突。其中看似纪录片的风格,却不难看出镜头前已摆设好的物象和场景。电影本身拍摄于一挂在steadicam稳定器的16mm摄像机,片中诸多的推拉镜头,其稳定的移动提供给观者一个第一人称视角。 而这样的拍摄方式也使镜头本身成为了影片的中心,观者的视野随着镜头被带入装置和影像空间,我们正如同一个个不应在此出现的猎奇者。 而镜头另一端,被拍摄的刚果士兵,平民,孩童,也均以造型,跟随,凝视来回应镜头。   在Vinyl Factory Space的空间里,八块双面投影幕布多为对称分布。空间设计与影片剪辑往往相互作用,其化学效应也是多频装置表现力的关键。The Enclave在展映上,影像内容和节奏也似乎是呼应着屏幕的对称性。而取材于刚果基伍湖的音乐和音效,与电影本身共鸣相称,其11组音响的分布,似乎比八块屏幕本身更能调动观者的对空间的体验。。 视频的亮点,是贯穿全片的粉红色调。莫斯在片中使用的是原本军用的伪装探测红外线底片。在二战时期由美军支持研发,用于探测伪装成绿色外型的敌军。这一种胶片已于2009年停产,全球所剩无几。在莫斯的影片中,本应最为突出的来自于山脉,植被,迷彩服绿色,纷纷配底片反应成了粉红色。超现实的粉色将原本沉重的主题附上了一股奇异的色彩。而通常和绚丽挂钩的粉色,在电影里也变成了另外一层伪装。   艳丽的粉色是具有感染力的,它迫使观者去探询这颜色改变的原因,去追问除却颜色,电影中是否还有其他被改动的部分。莫斯清楚自己并非记者,而是艺术家的身份,于是传达这样一个题材,就不能用到传统的纪实摄影角度。而通过连接一个传统的创作媒介和一个当代的现实题材,The Enclave作为一组艺术影像,的确起到了迫使观者审视图像创作,传播,和被消费的一系列过程,去讨论影响本身的真实性和可信度。   作品的另一个逻辑,同样源自于红外线底片本身。探测伪装的底片,可以显露出原本隐藏的物象。但仅仅是用有显形功效的底片,来记录鲜为人知的战况,把这两者编织在一起,此间的联系似乎稍停于字面意义上,并没有真正挑战纪实摄影和视频艺术的传统。潜伏于刚果的‘真相’是什么?观者看到的是否比寻常的记录片有更多细节?若是没有了这一片粉色,更多的‘现实’是否就无法显露? Mosse的照片似乎更能说明这一点,除却令人惊叹的粉色,剩下的也不过是一个传统的题材和视角。此中牵涉到的又是莫斯不可回避的纪录片传统中,关于图像和伦理问题。当艺术家离开那片孤域,当观者离开展厅这片飞地,能询问什么,能改变什么,是双方都要思考的问题。

Interview With Marcus Lyon

今天雜誌一行人來到了 Marcus Lyon在Kennington的工作室。卓別林的媽媽曾經在這裡做女工,後來變成玻璃工廠,後來他進駐以後就把這裡叫做 The Glassworks。 Marcus很友好, 也很神, 他說這裡以前是一個破敗的工廠樣子, 沒人喜歡, 被大家當做一個聚會的公共空間, 各種往來的人們留下了他們的“精神”殘留物,感覺這裡聚集了很多以前人的“Spirit”(這不是鬼麼), 就像是那種廟堂或者是聖殿之類的吧, 不過好在聚集的是正能量,讓他一來這裡就決定把這裡作為自己創作的基地和居所。 在這24年里,這個地區有了很大的變化,隨著自己藝術事業的蒸蒸日上,他在其他地方買了住所,也買下了工作室這裡一大片的廠房,改造成了現在的工作室,還邀請其他設計師和藝術家一起過來工作。 這些年裡,他拍了女王,還有被女王耗下去的四任前首相,還有各種明星,但工作室裡只能看到他自己的藝術作品,一直關注於對“大量”(密集)的關於人類生存主題的作品,我們的生活與環境,越來越多的人口與城市承載力之間的關係,我們到底能不能建造一個能適應不斷湧現大量人潮的適宜居住的城市?宏觀世界的視角與微觀之間的辯證關係?很熱情的一個人,願意與所有人探討他的藝術和我們生活的世界,與各類科學家一起為國王學院創作的作品也非常有意思。 可能是因為最近這種古斯基似的作品在市場上很熱門,去年5月佳士得把Marcus估價5千鎊的作品賣到了5萬鎊,他自己也覺得不可思議。今年5月,他又有一張新作品被送到蘇富比,不知道會不會也賣得很好。談到市場和合作,他也是非常的開放,覺得不管是做什麼都得做的專業,不能馬虎,商業也是如此,他並沒有指望自己的價格能有怎樣的飆升,只是希望能找到好的合作夥伴共同發展。 一邊採訪,他的助理給我們準備了午飯,這在英國挺奇葩的,很少有管飯的地方啊!不過對此,Marcus說這是他自己的待人之道,對待所有來訪的人都讓他們像到家一樣。他說他這是一個小“社區”,希望所有的人都能在這裡受到啟發和激勵,把這裡當做“精神實驗室”。 這24年間,有各種各樣的故事,有各式各樣的人來來往往,我們將他的專訪放到issue11的《藝術家工作室專題》,敬請期待。

Tis Pity She’s a Whore @ Barbican

  真是个让人尴尬了几百年的剧名!含蓄的台湾巡演翻译成了文诌诌的《罪爱》,历史上,也曾被翻译成莫名其妙的假装家庭温馨的《兄妹》,雅中作俗,其实我觉得最合适的名字绝对应该是《哎呀妈呀,她咋是只鸡?!》我希望John Ford在天有灵,会喜欢这个露骨的翻译。就是这个让当时整个戏届跌破眼镜的剧本,成为了四百年来英语世界的一出重口经典。 兄妹乱伦,仇杀下毒,咬舌剖心……文明社会的最后一块遮羞布也被活生生揭开了。通常这样的剧本,很多导演都会被陷入故事主导的语境,幸亏这一次上演的版本来自著名的英国巡演剧团Cheek by Jowl,标志性的肢体语汇,骚到家的男女演员,端给观众一个活色生香的拼盘舞台。红色铺满整个舞台,中心的大床色情而肮脏,两扇大门贯穿起了所有的情節和人物。兄妹偷情结下孽果,父亲蒙在鼓里为女儿找来高富帅郎君,婚事在即,新郎旧情人妒火中烧,蓄意破坏却因自己的毒药在婚礼上暴毙,洞房夜完全不受干扰,干柴烈火却发现新娘有喜!“爸爸去哪了?”知情女佣泄密付出了整条舌头的代价,狂爱最终战胜伦理,撒旦狂欢,心脏作伴!真是一个不吃再吃不下,吃了翻肠倒胃的夜晚啊。 Cheek by Jowl于1981年创立,在舞台上充分体现了导演对于表演及演员的迷恋,唤醒演员内心深处的表演天赋,同时把语言本身作为表演的一个方面,应用法语,俄语作品探索欧洲大陆独特的表演方式和习惯。 只是可惜,有时候,当一件事成为经典的时候,谈论起它的时候也就没有那本该有的感情。散场的观众们,远没有曾经的震惊和兴奋,只是各个面露菜色,消失在了伦敦清冷而闷骚的夜色里,么也没剩…… https://www.barbican.org.uk/theatre/event-detail.asp?ID=15588  

03 Stop. The Label Effect of Jean Paul Gaultier
時尚大師JPG的標籤效應

近日,在倫敦芭比肯藝術中心(Barbican Art Gallery),“高緹耶的時裝世界:從街頭到時裝天橋(The Fashion World of Jean Paul Gaultier From the Sidewalk to the Catwalk)”的回顧展上,讓·保羅·高緹耶(Jean Paul Gaultier)展示了他塵封近四十年的儲物間,滿滿都是服裝,飾品,照片,影像,玩偶…… 他,法國時裝設計師,因上世紀在法國高雅的時尚殿堂內翻雲覆雨,“時尚界搗蛋鬼(fashion’s enfant terrible)”的稱號就此而來。也因為他認為美不是唯一的,所以他絕對不會滿足于追求穩定與统一。多年來,老爺子不斷的打破文化邊界,性別界限,重新定義了雌雄同體,顛覆了時尚的代名词……在他的字典里沒有規則可循,只要他認為是傳統的,過時的,但值得把玩的,他都會參一腳。這不是搗蛋鬼還能是什麼呢,真恨不得把所有的領域都貼上“by Jean Paul Gaultier”的標籤。 那么他的標籤魅力何在?他能把傳統緊身胸衣改成錐形體,使麥當娜在《金发女的野心世界巡演(Blonde Ambition World Tour)1990》大放光彩;他能在0號模特風行的當下,大膽起用大號模特替他走秀,令他“異類”的模特們論頻頻見報;他更有能力在管理自己同名品牌的同時,成為愛馬仕(Hermès)的設計總監…… 這些也許並不稱奇,總有人會唏噓他是因為過早地闖蕩時尚界才佔領了一席之地,也有人會不滿他選取的題材只是過於顛覆,極具爭議,所以才鮮有人去挑戰罷了,例如男人裙,“異類”模特,聖母系列等。 那麼如果就只有藍白條紋呢?簡單到不能再簡單的兩條線。這是老爺子在過去二十幾年里最反覆把玩的元素,樂此不疲,那麼他是如何牢牢鞏固其地位的不動搖——一直保持著藍白條紋元素等同“by Jean Paul Gaultier”的標籤,不論是在崇尚繁複美的過去,還是極簡主義氾濫的今天。 先來說說藍白條紋的歷史,經典的法國藍白條紋套頭衫曾作為法國佈列塔尼地區的水手制服,因此也可稱為“佈列塔尼條紋衫”(Breton Stripes)。而今的流行產品中,藍白條紋似乎沒有蘊含其歷史價值,而更多的被賦予了極簡主義,廣泛運用在平面圖形里。   下面再來看看老爺子手裡的這個經典元素是如何隨时代变迁而演變的。 2000“印度水手”禮服,長裙由鴕鳥羽毛拼接而成/ 2003春夏鈕釦系列,以棕櫚葉為原型的夾克帽衫/ 2011春夏系列,優雅的荷葉裙襬配上經典條紋   當然,老爺子也愛跨界設計: 2011年,老爺子和法國家居品牌Roche Bobois合作推出了水手條紋系列。這次他故意將條紋扭曲變形,更好的襯托出家居的線條美與空間的無限延展性,將視覺衝擊力推向巔峰。 。 2012年,老爺子也喝起了健怡可口可樂(Diet Coke)。作為新任創意總監,他相應推出了三款標誌性設計,其中一款就是藍白條紋型的可口可樂。再配上他經典的條紋裝,加上不羈的男女混淆裝扮,這則廣告一經播出,老爺子的經典標籤重現,限量版可乐瓶當即被搶購一空。 2013年,女孩與水手的限量版香水上市,而亮點就是包裝採用了藍白條紋。 。 最後,再來看下老爺子對藍白條紋有多專情吧。這幅肖像畫是由皮埃爾·吉爾(Pierre et Gilles)于1990年的創作,在當時老爺子手捧鮮花,仍然身著他的摯愛藍白條紋。所以還有什麼理由不貼上“by Jean Paul Gaultier”的標籤呢!   Text by

雷頓故居博物館
(Leighton House Museum)

      弗雷德裏克·雷頓(Frederic Leighton)男爵是維多利亞時代最著名的畫家之一,自1878年起擔任英國畫家藝術學院的院長,直至他於1896年去世。雷頓故居博物館位於Holland Park附近,是雷頓當年的住所兼畫室。博物館展現了雷頓當時的居住環境並展出了許多維多利亞時期的畫作。 雷頓對東方風格的藝術有著濃厚的興趣,這也在他故居的內部裝飾中得到了鮮明的體現。這幢有著維多利亞外觀的建築內部卻是一個豐富多彩的東方世界。底層中央是阿拉伯大廳,由鍍金馬賽克和東方風格的瓷磚裝飾,另外還有一個迷你的土耳其浴室。在雷頓故居博物館你會發現東方與西方的奇妙結合。     參觀信息: 開放時間:10am-5.30pm,周二閉館 票價:£5,折扣價£3 地址:12 Holland Park Rd, London W14 8LZ 網址:http://www.rbkc.gov.uk/subsites/museums/leightonhousemuseum1.aspx  

Under the Skin

Under the Skin是改編自荷蘭作家米榭法柏(Michel Faber)的同名小說,由史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)主演。她所飾演的美麗性感的外星生物, 借由外表來吸引男性並且殺害, 但也很快意識到自己的內心良知。       這是繼’’HER’’後,史嘉莉喬韓森再一次證明他也能把藝術片詮釋的很好。她幾乎沒有什麼台詞,從臉部表情、音效和剪接片段,導演把整部片那種令人不安的氛圍的氣氛詮釋的非常好。她的表現,也於日前的Telluride Film Festival上被評論為「相當完美的演繹,在她美艷外表下,從冰冷的外星人到致命誘惑的殺人機器,非常流暢的轉換兩個角色間的差異。」 從外星人視野的另類角度,來詮釋人類社會的自私和貪婪,以極度不舒服的配樂襯出的神秘感,Under the Skin絕對是可以令人期待的驚喜。

Isaac Julien Playtime

24 Januray – 1 March 2014 Victoria Miro 英國藝術家艾薩克·朱利安 (Isaac Julien)是從倫敦中央聖馬丁學院走出來的實驗影像藝術家,同時也是是最富盛名的當代影像藝術家之一。 這個由七組屏幕構成的影像裝置名為‘PLATIME’, 圍繞著金融資本流動的主題。而‘資本’也是貫穿於朱利安近年來作品的主旨之一,PLAYTIME因此也可以被看作是藝術家對資本流通的一種視覺記錄和表達。多屏幕的空間投影架構也是朱利安這幾年來的創作特征。在入口處,有畫廊助理提醒觀眾們“請隨意走動”。 但 Victoria Miro原本大小尚可的空間,在這樣一個對感官效果要求復雜的裝置下,也顯得小氣了一點。在二樓的空間裏,7個屏幕組成了6夾1的環形構造,其中最長的屏幕懸掛於中央,也自然成為了觀眾們視覺的焦點。而不知是否是由於英國觀眾們的拘謹習慣,現場鮮有‘隨意走動’的,即便有,多半也都只能在繞圈子,其余大多都圍聚在現場的四組‘理想觀測點’的沙發周圍。這樣的一個新作品的展出,想必也是呼應紐約MOMA此時同期上映的朱利安的Ten Thousand Waves,而後者更加具有流動性的9屏空間設計和更為復雜的敘事,或許才達到了朱利安給自己設出的挑戰。 電影本身的拍攝,一如朱利安的精致大氣。PLAYTIME時長約70分鐘,大致由五段故事組成,這五段故事集結了藝術影像中所難以見到的豪華陣容:James Franco, 張曼玉,甚至還有紐約的拍賣行大亨Simon de Pury. James Franco的一組描述藝術市場和交易的獨白,算是全片最為亮眼的表演。不過出演一個著裝高檔,英俊而有坯氣的藝術家角色似乎並沒有任何新鮮之處。而張曼玉則是化身記者,采訪即將迎來一場重要拍賣的的Simon de Pury,若非是有張曼玉在朱利安之前的Ten Thousand Waves中飾演媽祖的前例,這樣一個中規中矩的表演,或許也會讓人質疑藝術家請來張曼玉的必要性。 影片內容由關‘資本’二字,從金融中心倫敦的兩位風投經理人的對談,到畫廊和拍賣行的裏無處不在的商業氣息。從獨自漂流迪拜從事家政的菲律賓女仆,到金融危機之始冰島荒原中的一位建築工人的獨白。電影的五個段落圍繞在這幾個角色的獨白和對話之中,但這五個故事之間的聯系也僅僅停留在了一個間隔的聯系上。穿插於言語之間的,還有朱利安招牌風格的圖像:菲傭獨自站在迪拜的沙漠中,冰島工人把身體鑲入一個圓形的琉璃窗戶裏。這些喚起我們對攝影作品和經典電影鏡頭聯想的圖像,是朱利安一貫以來強烈視覺表達的風格。但在這樣一個語境下,想必也是朱利安自己用來集結‘資本’的工具。這組關於資本的影像,來自於朱利安對人們不斷尋求‘更好的生活’這一現象的探索,而略帶諷刺的是,這一系列的作品,在藝術市場裏的流通,想必也的確會給朱利安自己帶來了更好的生活。 7個屏幕提供的是7×7的圖像組合可能性,而在這部影像裝置中,朱利安的影像是否有完整的跟這個形式有機的結合,則是另外一個問題了。 Victoria Miro 樓下的空間是一組雙屏的對談記錄,朱利安和幾位文化理論巨匠 大衛·哈維(David Harvey),斯圖亞特·霍爾(Stuart Hall) 和伊雷特·羅戈夫(Irit Rogoff)對資本和空間的問題展開的討論,而討論本身也可以被看作是朱利安PLAYTIME作品的一個理論基礎。 而這組有著學術深度的對話,為什麽要用雙屏展示,為什麽要多視角記錄。當朱利安跳出最初的三屏幕藝術電影,而把視頻數量作為他的一種媒介工具時,我們也不得不開始質問這種視覺選擇的有效性。

Interview with James Capper

上個週五,我們來到了年輕藝術家James Capper的工作室,與其說是工作室,倒不如說是一個大車間。James儼然是個大男孩的形象, 雖然早知道我們要來採訪,但整個工作室還是保持其“正常”的工作秩序,並沒做特別的裝飾和打掃,反而是比以往更為淩亂。James倒不是很在意這些,只是一個勁兒的和我們侃侃而談,對他的採訪我們會放到第11期藝術家工作室專題當中。值得一提的是,他的一件作品已經發往巴塞爾香港藝博會,到時候大家可以去找一找這個爬行的大蜘蛛! James今年年僅27歲,被薩奇收藏,參加各種重要的展覽,獲得畫廊的支持,贏得各種雕塑獎項,這些在他看來是怎樣的一種感受?他又是怎麼看待自己的創作生活與工作室之間的關繫的呢?全本的採訪會在6月份放出!  

02 Stop. Sir John Soane’s Museum
燭光下的寶藏

倫敦的生活豐富多彩,如果不好好整理每個月的日程,你又會錯過一個浪漫的夜晚。 約翰·索恩爵士博物館(Sir John Soane Museum)每個月都會舉辦一次“燭光之夜”(Candlelight),只有200名的限額。其實在我首次參觀約翰·索恩爵士的私人收藏時,我就知道了這個活動,但“下次”總是很好的搪塞了我的惰性。而當再次從Nicola(Persephone Books)口中聽到對它的大力讚賞時,我便下決心把“下次”提上我的日程。 儘管我與Michelle提前40分鐘抵達,但還是排到了100人開外,這熱度可想而知。在6點左右門衛會開始發放通行證,沒拿到手的只能等下次了。在又經過了1個多小時等待後,“博物館奇妙夜”才算正式開始。這裡我只會提及我最鍾愛的部分,為打算去的朋友們留些懸念。 黑夜,總有一絲窺視的意味,燭光下的藏品並沒有像日光下展示來的那樣直接,卻是多了些許神秘。 我們走進一個迴廊,月光透過屋頂透明玻璃,映襯著最底層的石棺,石棺內側佈滿了圖案,微弱的燭光下它並不是那般清晰。石棺旁的桌台上有一張便條……此般靜謐而又詭異的氛圍,令我完全陶醉在考古學家的角色扮演中。其中有趣的是,當年這具石棺價值2000磅,因為昂貴的費用大英博物館(British Museum)把石棺拒之門外,於是1824年約翰·索恩爵士把它收入自家宅邸並連著舉辦了3天盛大的晚宴,這足以證明他強大的財力與對文物的狂熱。 雖然只有微弱的燭光,但他們對於宅邸的裝飾卻是細節滿滿。順帶一提,除了藏品外我有註意到每個房間都會被擺上一種干的植物作裝飾?看起來十分的襯景,只是不知道是什麼罷了。                                                                                        

United Visual Artists : Momentum

United Visual Artists : Momentum, @ Barbican Curve Gallery. 13 February 2014 – 1 June 2014 UVA, (United Visual Artists)在Barbican环形画廊的装置作品 Momentum由12个悬挂在天花板上摇锤组成。这组结合了3D打印科技制成的摇锤,由疏至密的排列在180度的环形长廊之中。每一个摇锤都是光源和声源,在UVA编排的模式之下起舞。摇锤的底部是光晕所在,昏暗的羽白色光线在点状和环状之中切换。同时切换的还有不同的音效,光与声的协奏主导着整个画廊黑暗的环境。 而Barbican的环形画廊,正式艺术中心音乐厅的舞台后场。一墙之隔,便是音乐厅的主舞台。或许当台上的演奏家和歌者正站在一束高光下,我们在环形画廊中,也成为了UVA光线之下的表演者。 在这一次的环形画廊之中,前半部分发光摇锤的排列较为松散,给了观者初入空间,感知方向的时间。而后半部分,七束光线几近等距排列,适应了光影环境的观者们也停下脚步体验UVA所营造的氛围。光与声的节奏时而摇摆不定,时而步调统一,有的观众会如同小孩一般不断追寻光线,让自己站在亮处,或是拿出手机相机捕捉光源和人影。手机屏幕中发出的光线,成为了环境中了另一组光源。我们点亮手中的光,投影于这些摇锤,作品与观者似乎也互换了位置。 UVA通过这光线空间装置,强调营造一种‘自然’的感官体验。而光线装置强调这人与光现象感官的互动,从Antony McCall的描绘圆锥的光线,到Olafur Eliasson的天气项目之中巨大的人造太阳, 我们看到的不仅是作品本身,更是作品之下分享光源的观众。在环形画廊这个剧场式的空间里里,靠墙而坐的观者,注视着这些起舞的光线。罗兰巴特曾把黑暗的影院空间和心理医生诊室做比较。黑暗给予人幻想的空间和时间,我们在大银幕前舒服的坐下,正如同躺在心理医生诊室的沙发上,等待一束光线的催眠。

文章!馬伊琍!姚迪!
這都不叫事兒!

寫這篇文章的初衷實在是非常無奈,就是因為編輯部各位編輯的微信和微博被這幾個人輪番轟炸了,導致我們搜索當代藝術諮詢的動力大大下降, 為了打擊編輯部辦公這種不務正業關注八卦新聞的不正之風, 我特地蹦出來大叫“這都不是個事兒!!﹣﹣和當代藝術圈子比起來” 為了寫這篇博客,我還特地把這三個不熟悉的名字各自做了半天的功課(我到底是有多閑!),我比較傾向把這個事件定性為有組織有預謀的要把某人“搞臭”的一貫手法,其實也是當下很流行的炒作手段,比如我們看薄熙來的案件,到最後也是以感情大戲和男女愛恨糾葛作為結尾的麼,所以很沒有新意嘛。 退一步說,人家是演員啊,演員的最高境界是什麼?生活和工作合為一體,生活就是做戲,做戲就是生活,很難分清界限嘛,杜尚老爺子說的好,“我的生活就是藝術”,人家就是藝術界的最高境界了。所以看到演員們的分分合合,只能說人家都很有職業精神,他們都老實巴交規規矩矩的好好過日子,你們看個屁啊!人家犧牲了自己的生活,把一幕幕的人間喜劇搬上來,愛好八卦和緋聞的同志們不才像打了雞血一樣情緒高昂的各種關注麼!哎,人家出軌,出櫃,劈腿,離婚和你有毛關係。。。 退一千步來說,男女之事的段子當下還這麼熱門不能不說明我們大家審美的庸俗,古有潘金蓮西門慶,後有克林頓萊溫斯基,什麼科比布萊恩特,什麼老虎伍茲,什麼王功權,什麼畢加索,我胡說八道都能八上好幾個小時這類消息,毫無新意有沒有,看西方的新聞,這種劈腿基本上已經歸於“簡訊”的級別,要想博眼球,怎麼也得是“孌童”或者最少是“出櫃”才能讓大家抬一抬眼皮吧。 退一萬步來說,從古到今,我們並沒把這種事情太過看重,過兩天保不齊汪峰就博了頭條,保不齊子怡就生了,保不齊來個什麼事情就把他蓋過去了,反倒是馬航沒人問了,烏克蘭沒人關注了,娛樂至死的精神亡我之心不死啊!同志們,想想看,文章這事兒還叫事兒麼,供大家消遣消遣得了。 退十萬步來說,娛樂圈這些八卦和藝術圈比起來都太小兒科了,“君不見藝術圈水深天上來,奔流到海不復來”,但凡是混跡藝術界的各位同仁,放眼望去對比娛樂圈的各宗八卦可謂是“曾經滄海難為水,除去巫山不是雲”啊,而且,最恨的是,文章得出來道歉吧,得扮可憐吧,得公關吧,得各種維護形象吧。藝術圈不用,天上天下唯我獨尊,老子就這樣,你還得說老子牛逼,服麼?不服死去!好吧,你不信是吧,我給你舉幾個例子。 舉例子不能白看,有想聽的,回頭私信我,咱們單獨聊。 但還是有區別的,藝術圈混不吝的態度和娛樂圈為利是圖的功利還是有所區別,(藝術圈也有很多唯利是圖的哈,也不少),而且承擔的社會責任和影響面不同,娛樂圈是PG﹣13級別的,藝術圈是 NC﹣17級別的。娛樂圈是大眾消費,還是要估計一下大眾導向,而藝術圈是限制級消費,不重口不歡愉,所以說﹣﹣珍愛生命,遠離藝術圈,哈哈哈,心裡承受能力不強的,意志不堅定的,不能獨立思考的,來到藝術圈走一早,整個人都不好了!   反正今天4月1號,我胡說八道也沒人管吧。 話說回來,文章的新片是不是要上映了?

馬來西亞航空公司“失蹤”
客機上的中國畫家團

馬航“失蹤”半個月了,各種陰謀論各種官方非官方的消息滿天飛,而人們往往最不願意接受的確實最簡單的一些“常識”,飛機沒了,半個多月了,對我來說這不是明擺着就是墜毀了麼, 可是沒有任何“硬”證據的前提下宣佈飛機墜毀,我覺得還是很不靠譜,看著各種媒體鋪天蓋地濫情一般的轉發各種蠟燭,各種祝福,我覺得作為媒體人這時候最應該做的就是閉嘴, 有能力的媒體就去挖一些乾貨,沒能力的媒體﹣﹣像我們這樣的,就少湊熱鬧多做些相關的輔助工作就好了 ,別瞎煽情,沒事找事。 不論是被劫持了,還是墜毀了,就像Life of Pi裡面說的,就看你相信哪一個版本的故事了。我願意相信的版本是這樣的,飛機飛到了桃花源,飛機上五湖四海的人們過上了男耕女織世界各民族共榮的和諧生活,飛機上最大的一個群體是24位來自中國的藝術家,從他們的畫作當中也能看出他們追隨古韻,嚮往寧靜祥和生活的願望。每當想到他們在一個與世隔絕的小島之上,寫生作畫,釣魚野炊,日出而作,日落而息,心裡就平靜了很多,雖然這是極不理智的一種臆想。 天天刷關於馬航的消息,無非唯二原因:其一,我發小從新西蘭每次回中國都是座他們家的飛機,其二,這飛機上有24位中國畫家,油畫、書法、水墨畫家。我們曾經也組織和接待過這樣的畫家團來英國展覽和文化交流,每次最大的夢魘就是擔心藝術家和作品的安全問題,可想而知這些家庭遭受的打擊和創傷,往往藝術家家庭當中,藝術家會佔據整個家庭生活很大的比重,尤其是卓有成就的藝術家,想到這,就會有切實的對馬航事件的切膚之感,反觀此次拖泥帶水撲朔迷離的信息公佈過程,更是加劇了悲劇的持續時間和殺傷效果。(而且我推測很有可能展出的作品也在這家航班上,而且很大可能沒有上保險,想到這,我真是哀其不幸,狠其財迷。) 隨著中國經濟的繁榮,越來越多的文化交流項目會在世界各地展開,像這樣不可控事件的出現肯定不會是最後一次,對從事跨國文化交流項目的小夥伴們來說,希望大家從這件事情當中汲取經驗教訓,未雨綢繆,防患於未然。 寫在今天,也是因為想要避開事情的風口浪尖,靜觀其變,現在馬航聲明飛機已經墜毀,不知道他們是怎麼定義的,也許事情很快就會被各類事件所淹沒或忘卻,但我沒事還是會關注一下這家777的各類動向,雖然不知道這些畫家的出師之名是為沽名還是為圖財,我姑且認為這些人是為了宣揚和推廣我國文化而犧牲的,應該追認“烈士”,也算是給家屬一個交代,這麼多官員畫家和官方頭銜,怎麼也是國家交流項目,是公差,現在沒有任何說法,也沒有任何後續跟進的報導,這樣不妥。今天立文為證﹣﹣謹記 馬航失蹤科技上的24名“文化烈士”,史稱《38客機失聯》事件。          

01 Stop. Persephone Books
一本裝在包包裡的藝術

出門走走,總會遇見驚喜,尤其是在倫敦街頭。當時, 我正愁拿我favourite名單中的哪個做我的開篇博客時,它就這麼不期而然的出現了。 灰色櫥窗,面積不過20平米, Persephone坐落在一條靜謐的街道中, 周圍盡是些精緻的小眾店, 當我推門而入的第一眼, 我當即決定向店主發Email邀約採訪。 Nicola,書店創立者也是作家之一, 會約見這位可愛的老太太純粹因為她書籍獨有的氣質,不同與其他。用藝術風格來描述,“Classic”她是這樣形容的。 1999年成立至今,Persephone Books獨家發行了104本書,大多數是女性作家出品。在書籍的外觀設計上Nicola一直有自己的堅持——簡潔的灰面和白色標題,內襯法式花底紋樣——15年來不曾改變。每一本書都會按照發行時間排上序號,每一本書也都有特定的花底紋樣與書籤。 在一個陽光的午後,如果你有大把時間可以揮霍,不妨去這家書店走走。這裡有104本書籍,除了標題,封面上沒有任何標榜的言語,所以你需要細細的去品味,才能找到一本適合你的書,當然你一定會享受這尋找的過程。 . “Persephone的書籍,是人們茶餘飯後之閒讀,它同樣也是一本裝在包包裡的藝術。”                                                                                  

Ana Mendieta: Traces
安娜·门迪耶塔 :痕迹

Hayward Gallery, Southbank Centre 24 September – 15 December 2013 . 在古巴出生,而在美国长大的艺术家Ana Mendieta 的很多作品有着清晰简洁的语言,以及直接的呈现方式。在名为Body Track的作品里, Mendieta用沾满血渍的双手,在墙面上一气呵成的勾画出女体的轮廓。这也成为了Mendieta相当经典的一幅作品。在Body Track的系列里既有影像记录,也有不同规格形状的‘血渍绘画’。视频的记录多不过一分钟,一个动作,清晰明了。而被画框框住的‘绘画’,因血液和蛋彩的结合,而保存下了醒目的颜色。血液的运用也与Mendieta作品中另外的一个题材有关联,那就是唤起大众对 针对女性的暴力事件的关注。 在几幅名为‘Re-enact Rape’的表演作品中。Mendieta复制了女性因强奸事件而丧命的现场, 她把自己裹在沾有血渍的布料里。 Mendieta的作品往往带有一种‘即时性’。而这样一个特点则是贯穿于她的诸多表演行为之中。早期的Mendieta用自己的身体作为媒介来探索肉身和自然的互动。展览中诸多并排陈列的电视屏幕,播放的是一系列Mendieta在不同自然背景下的行为:森林,海滩,古迹。这一系列的‘Earth-Body’作品,展现的是Mendieta对人与自然关系的不断探索。 Mendieta一直被南美洲的历史与文化深深吸引,尤其是对墨西哥的一些宗教历史有着兴趣。在一系列的身体行为里,也有着将南美的‘原始’元素和西方宗教题材结合的部分。这与Mendieta的多重身份息息相关,年少时期就被送往美国接受教育,Mendieta因此有着天主教背景的成长环境。 这样个人背景在他的雕塑与行为中充分展现,但同时也不禁让人发觉,Mendieta的作品能在美感上获得诸多西方观众和藏家的欢迎。其一方面满足了他们对异域神秘文化的猎奇,另一方面作品中西方宗教的元素也会让观者有可以联系参考的内容。但Mendieta并没有把自我身份作为作品的卖点。同样是运用宗教元素。Mendieta在 名为‘Fireworks’影像里,拍摄的是一个被点燃了的女体木质轮廓,这样的场景也不难让人想起中世纪欧洲宗教中火烧异教徒的典故。 早期mendieta的作品多为表演行为,而记录这些行为也就成为了 Mendieta展览中很重要的一部分。 Mendieta自己也多次提到她的艺术中,作品呈现方式的重要地位。作为Mendieta在英国的迟来的第一场回顾展,Hayward Gallery展出了Mendieta多元的媒介记录方式:从更为常见的照片与super 8 电影,到少有展出的明信片和珍贵幻灯片。在领略到Mendtieda对记录与呈现作品的不断探索的同时,也可以看到策展人对展览模式的创新实验。在展览的最后一个空间里,有着用脚手架和地毯搭构成的观影空间。幕墙上播放着Mendieta70年代作品的幻灯片,而观者则可以两三成群的坐卧在看似粗略构造的“脚手架沙发上”。Hayward Gallery这样对观展模式的探索,强调了观者自身身体的现场感知,也算是对Mentieda传奇行为表演生涯的一次致敬。

London Now and Then
倫敦的過去和現在

每天有成千上萬個人在倫敦各個角落拍照,生活在這每天瞬息萬變的倫敦,我們真的有發現這城市的改變嗎? 最近的這一組倫敦街景照,藝術家的畫作被置入現代底片相機的照片裡比較,看看過去的倫敦和現在又有多大的改變? Covent Garden Market (1737) Balthazar Nebot A View of Greenwich from the River (1750-2) Canaletto The River Thames with St. Paul’s Cathedral on Lord Mayor’s Day (1746) Canaletto Westminster Abbey with a Procession of Knights of the Bath (1749) Canaletto St Martins in the Fields (1888) William Logsdail

烏克蘭暴亂事件中的藝術呈現

  最近的烏克蘭事件鬧得沸沸揚揚, 各國政府也是各說各話, 美國在強調“主權”; 俄國在強調“人權”, 英國在吶喊“領土完整”, 而朝鮮更是支持俄國“維護領土完整的要求”。這些錯位的表達把大家搞得頭昏腦熱無所適從, 今天我們就作壁上觀來聊聊烏克蘭事件中的藝術呈現。. 當今的國際關係, 基本上是沒什麼道義可言的, 無非是對自己國家利益的追逐和維護而已,不管打著什麼樣的旗幟和招牌, 私底下無非是斤斤計較著各自的得失罷了。把烏克蘭事件比作一個棋局來看,俄羅斯這次出的棋路強硬威猛,看似高歌猛進卻後患無窮,當下國際社會早已脫離了戰國時期攻城略地的發展模式,現在都是“攻心”為上,“伐地”為下,看似獲得了一片領土,其實失去了是與歐洲之間的一個緩衝地帶,由於烏克蘭的地理位置和搖擺不定的政治方向,與其說和烏克蘭為了本來就被俄羅斯控制和影響的地區決裂,把西烏克蘭推進歐洲的懷抱,還真不是高明之舉,這樣一來,本來一個碩大的緩衝地帶變成了劍拔弩張的前線陣地,就算獲得了像朝鮮這樣國家的支持,是應該笑呢,還是應該笑呢,還是應該笑呢??? 話扯遠了,書歸正傳。我就是想嘮叨嘮叨政治事件中,藝術的角色和作用。從傳播速度上來說,攝影技術的普及讓這次烏克蘭事件的呈現可謂是鋪天蓋地,各種圖片接踵而來,看到這些圖片,讓我想起了德拉克洛瓦的《自由引導人民》。在烏克蘭廣場上的畫家在一旁寫生,默默記錄著這一場浩劫。 在這樣的一個政治事件中,藝術家真的就是一個記錄著或者是旁觀者,而他們的出現和作為卻往往充滿了影響他人的力量,雨果的《悲慘世界》並沒有歌頌法國大革命,只是把故事至於了時代背景之中,反應的無非是人類共通的人性,烏克蘭事件也是如此,“清官難斷家務事”,很難說清楚事件的具體起因和過程,但對平民動武的行為卻能激起藝術家的創作慾望,畢竟從文藝復興時期以來,對人性的依託和呈現已經成為了我們對“藝術”的共識。 這也是為什麼當牧師拿起盾牌會激起我們無限的崇高之感,讓人們感到是站到了神的一邊。 事物是普遍聯繫的,不論是西方的制裁還是投票結果,都改變不了不同民族地區人民的思維和行為邏輯,而藝術之於我們的世界,只是呈現了每個個體對我們生活世界的一種解讀和認知,而我們也不過是消費著這些意識形態產出的各種讓人噁心或者愉快的產品。

伦敦博物馆之旅:考陶尔德美术馆(Courtauld Gallery)

你不可错过的印象派与后印象派名画  考陶尔德美术馆坐落于萨默塞特府(Somerset House),毗邻科文特花园(Covent Garden),离特拉法加广场(Trafalgar Square)也不过咫尺之遥。美术馆是考陶尔德艺术学院(Courtauld Institute of Art)的一部分,该学院是伦敦大学下专攻艺术史的一个自治学院。美术馆的收藏囊括了从中世纪到20世纪的各类艺术品,但它最知名的馆藏是印象派和后印象派的画作。马奈的《女神游乐厅的吧台》(A Bar at the Folies-Bergère) 、塞尚的《玩纸牌的人》(The Card Players)高更的《永远不再》(Nevermore)还有梵高《包扎耳朵的自画像》(Self Portrait with Bandaged Ear)更是举世闻名的艺术珍品。 考陶尔德艺术学院由英国实业家塞缪尔·考陶尔德(Samuel Courtauld),以及英国外交官阿瑟·李(Arthur Lee)还有艺术史学家罗伯特·维特(Robert Witt)于1932年共同创立。考陶尔德同时也是一位艺术收藏家,对印象派和后印象派的绘画独具慧眼。他是最初几位对法国印象派和后印象派艺术表现出浓厚兴趣的收藏家之一。美术馆最重要的馆藏也大部分来自他的馈赠。 藏品精选:爱德华•马奈《女神游乐厅的吧台》 这是由马奈于1882年创作的一幅布面油画。女神游乐厅于1869年首次开门迎客,是巴黎第一家剧院夜总会。它以奢华且具有异域风情的表演在19世纪末的巴黎红极一时,也因许多嫖客和妓女的出没而臭名昭著。当时的一份杂志称这家夜总会洋溢着着一种纯粹的寻欢与享乐的氛围。莫泊桑描述这里的女招待“不仅卖酒,也兜售爱”。 在这幅画里,一位女招待站在吧台前。通过她身后那面巨大的镜子,我们可以看见夜总会中画里的水晶吊灯还有喧闹的观赏着演出的人群。一个杂技演员正在做空中飞人的表演,衣着时尚的女人们与男人们调着情。女招待的神情略显忧郁,似乎超脱于喧嚣之上而沉浸在自己的世界里。她与她胸前的玫瑰那样温婉,却也同样脆弱。同样通过镜子的反射,我们可以看见她的面前正站立着一位男性顾客。而那位顾客,理论上就应处于我们——即观者的位置上。

“藝術要死”博覽會

        倫敦的博覽會大小十好幾個,“藝術要死”算是最新的一個,去年的“藝術要散”我在國內沒趕上,今年去看看“要死”也挺好的。         博覽會看多了容易視覺疲勞,大同小異的空間安排和日程設置也不會有太大的出入,媒體預展,VIP酒會等等等等,面子上的事情都沒啥意思。這次14,有很多新興的畫廊來參加,中國,韓國,台灣,香港都來了不少,而且宣傳力度著實不小,挺高大上的,但不知怎麼的,就是覺得非常有一種味道﹣﹣﹣把餅畫大然後找下家賣了的趕腳。         好吧,我又以小人之心毒君子之腹了,配合展覽的講座和活動還是很豐富的,對於幕後的這些活動我還是很感興趣的,因為本來3﹣4月份倫敦的藝術圈子都是在半蟄伏的狀態,有這麼一個博覽會來攪攪局能讓大家更快的進入新的一年的工作狀態,張恩利、嚴培明的展覽都相繼開幕,中國藝術家趙趙作品被放在最為顯赫的入場位置,一切看上去都那麼美好,我這麼一個悲觀的人卻看不到一丁點兒讓我興奮的地方,我滿心的負能量都在燃燒,我真心希望藝術別死,哎等到 ART 84的時候我就熬出頭了吧。 . Harry

Interviewed with Ben Johnson

昨天我們去採訪了英國藝術家Ben Johnson,其實很早就應該到他的工作室來拜訪了。去年11月份的時候,Hynek在Flower Gallery開個展的時候我們是第一次見面,因為他的工作室離我家也就是10分鐘的車程,無奈陰差陽錯直到昨天才到這裡採訪。Ben是一個很有意思的藝術家,工作室非常簡潔,乾淨,開始我以為是他為了我們過來採訪特意打掃的,不過很快就發現和他的作品一樣,秩序和整潔基本上就是他的偏執狂,當然﹣﹣他是處女座的。。。 採訪進行的非常順利,典型英國紳士型的老男人,優雅,安靜。我們聊了很多,從他小時候生活的不function的家庭生活到後來的創作和堅持,可以說藝術塑造了他的性格,同時他的性格也造就了他的藝術。Ben開玩笑說,沒想到這次的談話會這麼的深入,本來就是來聊聊工作室和藝術家創作之間的關係,到最後發展成為了一個心理分析和哲學思辨的討論。 因為Ben晚上還有別的安排,所以我們結束採訪之後就跑到旁邊新開的一家中國餐廳去吃燒烤啦!

                   

© 2011 ART.ZIP all rights reserved.
 ISBN 977 2050 415202

Site by XYCO